Shame @ Pumpehuset
Autumn has arrived for real in Copenhagen and this Monday evening, a stone’s throw from the iconic Tivoli, Shame took the stage of the old Pumpehuset, a venue built in 1856 as the old water supply for the city that now hosts in its ceiling-high wooden structure a deep underground program of concerts.
The evening was all about pure primordial energy from the London based band. You could clearly notice that they are fuelled by youth and punk, especially bassist Josh Finerty, that was wildly jumping up in the air almost every half minute.
The energy flew from stage to the crowd and back, the audience a wide spectrum of people all with the common denominator of a black post punk heart beating in their chests.
Although the songs melted a bit together, the mix of vocals, guitars playing out of nowhere and heavy drumming gave the whole thing quite some charm if you’re into it. The sound was loud but artfully mastered to contribute to the dark and dusty atmosphere.
It might seem an obvious conclusion to say that they belong heavily to the Fontaines D.C. and Idles family, but if you are into British post punk, just grab your black clothes and go out and sweat to a Shame concert.
Setlist
Axis of Evil
Nothing Better
Cowards Around
Concrete
Tasteless
To and Fro
Alphabet
Screwdriver
Fingers of Steel
Quiet Life
Spartak
Lampião
Born in Luton
Plaster
Adderall
Snow Day
One Rizla
Cutthroat
Parkway Drive @ OVO Arena Wembley
“Pack up your shit and get out of here 2025, because it’s gonna be tough to top that”
Parkway Drive pummeled the Wembley Arena (or the OVO Arena Wembley) on Saturday night with a behemoth of a production to celebrate 20 years of the band and its discography of hits. With crushing riffs, production values and enough pyrotechnics to make Micheal Bay blush, London was treated to a celebratory setlist of 20 years of hits with many old favorites making their way into the setlist.
As both reviewer and photographer I had the privilege of shooting the entire gig and admittedly it’s going to take a few days for the adrenaline and buzz factor to leave my veins after this night.
Winston McCall (vocals), Jeff Ling (lead guitar), Ben Gordon (drums), Luke Kilpatrick (rhythm guitar) and Jia O Connor (bass) hail from Byron Bay, Australia and have been a driving force in the Metalcore scene since 2005 with the release of Killing with a Smile.
To thunderous roars, theyentered the arena at the back of the room, making their way to the stage through the crowd, flags waving, intro music swelling. It was like a scene from a Rocky movie with the contenders entering the venue towards the ring. An apt analogy as this crowd was about to go 12 rounds with a bruising sonic and visual beast.
After the two opening songs on what was called Stage B, Carrion and Prey (one of my favorites),ended, the curtain finally fell and the main stage itself was unveiled. A metal bridge submerged from the ceiling to connect the B stage to the big stage, making a catwalk that was often used throughout the set for pyro set pieces. We then kicked into Glitch from the latest album Darker Still. Winston, a commanding and energetic stage presence as always never let up from the start of the gig.
Sacred gave way to Vice Grip with Jeff Ling taking front of stage to deliver that iconic riff. Jeff’sriffs highlight how tight this band is with guitar parts from Jeff and Luke complimented by crushing bass and drums from Jia and Ben, this is a band that bleeds for its craft.
Boneyards had great fun with the support of openers band members Amity Affliction, Cemetery Bloom brought the visual theatrics. The Void from Reverence delivered as always, a classic with fireworks. Wishing Well literally rained on the situation. They also performed their popular 2006 album Killing With A Smile as a medley which really kicked the circle pits into overdrive.
Idols and Anchors had Winston join the back of the crowd to act as ringmaster to the craziest circle pit I have seen in recent years. Pure bliss.
Chronos brought a breather and an exceptional one at that with an all-female trio intro of violins and cello that then supported the rest of the song. Fantastic, and it also highlighted the range that this band has on the melodic front as well as the skull crushing riff, base and drum front. Highlighted again as we went into Darker Still from their latest album, a ciggie/phone lighter waving moment as good as any.
Bottom Feeder went nuts on the pyro and then we are into the final stretch. Ben gives us a good fashioned drum solo. Or maybe not? Surrounded by dancers his drum rig began to rotate upside down in a real “holy shit” moment, only for it and the stage to be lit aflame for Crushed. As Winston took to the sky’s, bare chested on the floating platform it erupted in flames. Jaws on the floor. “Are you not entertained” Rusty Crowe once asked.
We ended the night with Wild Eyes, a crowd favorite and perfect sing along song to bring everyone together in one final moment of musical camaraderie. As everyone spilled out of the arena into the London night, exhausted but riding high one thought kept spinning in my mind. A thought that I mentioned at the top of my review. How the hell can any gig top that for the rest of 2025? Perhaps Parkway’s final stop of the tour in Copenhagen on the 16th of November can, and I will be there to find out. Can’t bloody wait.
Tre Domande a: Kety Fusco
Come e quando è nato questo progetto?
Il progetto Kety Fusco nasce da una storia che comincia prestissimo. Ho messo le mani sull’arpa a sei anni, a nove ho fatto la mia prima esibizione pubblica, a undici sono entrata in conservatorio e ho concluso il mio percorso accademico a venticinque. Sono cresciuta nella disciplina della musica classica, studiando ore e ore ogni giorno: un percorso che mi ha dato rigore, tecnica e resistenza, ma che a un certo punto mi ha lasciato una domanda fondamentale — come può l’arpa parlare il linguaggio del presente senza perdere la sua anima?
Questa domanda ha preso forma quando mi sono trasferita in Svizzera, al Conservatorio della Svizzera Italiana, dove ho concluso il mio secondo Master of Arts in Music Performance. In quegli anni ho seguito anche un corso di improvvisazione libera: per me è stato come aprire una finestra. Ho capito che l’arpa poteva uscire dal suo ruolo tradizionale e diventare gesto, corpo, respiro, materia sonora. Per il mio progetto di laurea ho scelto di presentare The Crown of Ariadne di R. Murray Schafer, un brano in cui l’arpista è al tempo stesso strumentista e percussionista: si pizzicano e si colpiscono le corde, si usano oggetti, si cammina tra campanelli e crotali. Lo studio di questo pezzo è stato per me una rivelazione: non dovevo più solo “eseguire” l’arpa, potevo trasformarla. Finito il Master ho acquistato la mia prima arpa elettrica. Non volevo insegnare: volevo vivere di concerti. Ma il conservatorio non mi aveva preparata a questo: non mi aveva insegnato come costruire un curriculum artistico, come propormi, come trasformare la tecnica in un progetto di vita. Ho dovuto imparare tutto da zero. Così ho iniziato a sperimentare con pedali, microfoni a contatto, tecniche preparate ed elettronica. Fino ad allora avevo ascoltato soltanto classica e contemporanea: mi sono immersa nel resto del mondo musicale con curiosità e ostinazione.
La vera svolta è arrivata quando i Peter Kernel, band svizzera molto nota a livello europeo, mi hanno invitata in tour. Nei lunghi viaggi in furgone tra una data e l’altra ho cominciato a scrivere le mie prime composizioni. È stato lì che ho capito qual era la mia strada: viaggiare, vivere di palco, suonare la mia musica con l’arpa elettrica, costruire un linguaggio personale. Da quell’energia è nato il mio primo album, DAZED (pubblicato in piena pandemia con Sugar Music): un disco che considero un vero esperimento, un primo manifesto sonoro. In DAZED volevo che l’arpa cantasse, perché io non canto e perché lo strumento è spesso relegato a un ruolo decorativo — “da aperitivo” o da “sala da tè”. Io invece volevo che fosse una frontwoman, con una voce riconoscibile. La produzione era digitale, e il contrasto tra l’arpa e l’elettronica mi sembrava la chiave per darle una nuova vita. DAZED è stato anche un modo per uscire da una bolla: dopo anni passati a studiare otto, nove ore al giorno in conservatorio, ero arrivata a vivere nell’ansia e nella paura della mia stessa ombra. Nonostante sia uscito in un momento complicato, quell’album mi ha portata a suonare oltre 200 concerti in tre anni, dimostrando che quell’estetica aveva senso, e funzionava davvero davanti al pubblico. La mia ricerca è continuata. Ho sviluppato un sistema di sustain per arpa (grazie al programma SUISA Get Going), ho ampliato le tecniche estese (corde preparate, e-bow, oggetti), e ho pubblicato un lavoro che definisco un album sperimentale- concept, intitolato The Harp – Chapter I. È una composizione di 19 minuti, costruita a partire dalla scomposizione fisica dell’arpa: ho lavorato separatamente su legno, metallo e corde di budello, trasformandoli in voci autonome per poi ricomporle. Le piattaforme digitali non lo hanno nemmeno riconosciuto come album, perché “troppo corto”, ma per me lo era eccome: un’opera compatta, radicale, volutamente estrema. Quando Iggy Pop lo ha scelto e presentato alla BBC, è stato un punto di svolta: la conferma che l’arpa poteva dialogare con mondi culturali diversi, senza dover chiedere il permesso. Parallelamente ho creato una libreria digitale con 400 suoni di arpa preparata, capaci di sembrare tutto tranne che un’arpa: un archivio di possibilità che continuo a esplorare.Tutto questo percorso confluisce oggi in BOHÈME (A Tree in a Field Records, 19 settembre 2025). È un lavoro che nasce dall’idea di libertà radicale: libertà dai ruoli, dai generi, dalle aspettative su cosa “dovrebbe” fare un’arpista. In BOHÈME l’arpa torna a cantare, ma all’interno di una cornice che definirei di elettronica organica: non artificiale, perché ogni suono elettronico è intrecciato con la fisicità dello strumento, con campioni, gesti percussivi e visuali generati con l’AI. È un dialogo tra il mio lato accademico e la mia urgenza di sconfinare, un viaggio che unisce materia acustica ed elaborazione digitale.
Ho continuato a sperimentare portando l’arpa anche in una nuova dimensione: l’acqua. Questa ricerca sonora è nata durante la colonna sonora del documentario Wider Than the Sky di Valerio Jalongo, realizzata insieme a Daniela Pes. Ognuna di noi ha composto una parte della colonna sonora: io con la mia musica, lei con la sua. Gran parte del mio lavoro è stato registrato con l’arpa immersa parzialmente in acqua: questi suoni sono confluiti anche in Hi, this is the Harp, il brano di apertura di BOHÈME. Un paradosso affascinante: chi lo ascolta mi dice sempre “ma dov’è l’arpa?”, quando in realtà è solo arpa, trasformata dal suo incontro con un nuovo elemento.
Se devo riassumere tutto questo percorso in una frase: il progetto Kety Fusco è nato quando ho smesso di chiedere all’arpa cosa potevo farci, e ho iniziato a chiederle cosa potevamo diventare insieme. Dalla bambina di nove anni sul suo primo palco, alla donna che oggi porta BOHÈME nel mondo, il filo conduttore è sempre lo stesso: spingere i limiti dello strumento per trovare una verità sonora che parli al presente.
Cosa vorresti far arrivare a chi ti ascolta?
È una bella domanda, davvero. Perché io in realtà non ho mai fatto musica pensando a cosa avrebbero voluto sentire gli altri. Ho sempre fatto musica pensando a me stessa, per puro egoismo, perché ne avevo bisogno. Per me la musica non è mai stata “prodotta per il pubblico”: è sempre stata una questione di sopravvivenza personale. Paradossalmente, la musica è condivisione, ma nel mio caso nasce prima come necessità intima. Ho l’arpa in mano da quando sono bambina, e ormai non so più chi sono senza questo strumento. Non potrei fare altro nella vita, non ho un piano B. Non potrei desiderare nient’altro nella vita, ho tutto quello che voglio, ma questo tutto passa dall’arpa.
A un certo punto ho deciso di condividere la mia musica perché dovevo vivere di questo mestiere. La condivisione per me è stata la parte più difficile: esporsi, aprire la propria intimità sonora, accettare che ciò che nasce per un bisogno personale arrivi ad altre persone. Io amo tantissimo suonare, amo tantissimo i concerti, amo l’energia del pubblico, ma questa esposizione non è mai stata “facile”. E forse la domanda giusta sarebbe: cosa vorrei far arrivare a chi mi ascolta e cosa vorrei che mi arrivasse da chi mi ascolta. Perché per me è vitale quello che ricevo dal pubblico. È vitale sentire che con la sola arpa, con le mie dita, con il mio tocco e la mia creatività, riesco a generare qualcosa che tocca davvero la vita delle persone. Come quella signora anziana che mi ha detto che è stata felice di ascoltare la mia musica prima di morire. O quella ragazza in Kenya che è scoppiata a piangere perché le aveva ricordato suo padre che non c’era più. O quella donna incinta di nove mesi, al termine, che nonostante tutto è venuta al mio concerto. Sono cose che mi lasciano senza parole. Mi chiedo anch’io come sia possibile che la musica generi questo amore, questa energia, questa collettività. Per quanto io sia una persona estremamente complessa, che spesso non si capisce nemmeno da sola, vorrei che le persone che mi ascoltano – lo dico in modo egoista – continuassero a darmi quello che mi stanno dando. Perché è quello che mi tiene viva, che mi fa capire che vale la pena.
Se devo provare a dare una risposta più tecnica, allora sì, vorrei che arrivasse anche l’idea che l’arpa possa finalmente essere sdoganata, svecchiata. So che non succederà in pochi anni: ci vorranno decenni prima che sia normale vedere un’arpa accanto a basso e batteria, o al Festival di Sanremo. Ma qualcuno deve iniziare. Io ho iniziato, altri miei colleghi lo stanno facendo in modi diversi. Non è una cosa immediata. Magari fra 80 anni sarà normalissimo, e nessuno dirà più “esiste ancora chi suona l’arpa?”.
Progetti futuri?
Voglio portare l’arpa dove non c’è mai stata, metterla in posti che non hanno nulla a che fare con lei, farla incontrare con mondi che nessuno si aspetta. Mi piacerebbe fare ogni volta un abbinamento diverso: arpa e hip-hop, arpa e trap, arpa e techno… senza paura di sembrare fuori posto. Penso a FKA Twigs, a Nils Frahm, a Rosalía, a Jacob Collier, a Jeff Mills… ognuno di loro aprirebbe una porta diversa. Non so cosa verrebbe fuori, ma è proprio questo il punto: rischiare, sporcarsi, sorprendere. Non è solo un capriccio. Io mi inserisco in una tradizione che ha già provato a rompere le regole: penso al Fluxus, a John Cage, a chi ha ribaltato le convenzioni sonore, e anche a chi con l’arpa ci ha già fatto cose fuori dagli schemi, come Zeena Parkins, Dorothy Ashby o Alice Coltrane. Io prendo quella eredità e provo a portarla oggi in spazi nuovi. Perché alla fine il punto è semplice: non voglio che l’arpa sia “bella”. Voglio che sia necessaria.
Disturbed @ Royal Arena
As September closes in on October, the weather was uncommonly sunny as I pulled into Copenhagen’s Royal Arena for the first stop of The Sickness 25th Anniversary tour fromNu Metal legends, Disturbed with heavyweight support from the legendary Megadeth.
What can I say about Megadeth that has not been recounted numerous times before. Dave Mustain is Megadeth. The announcement earlier this year that their next album and tour would be their last was a bit of a shock. Dave’s voice is not as it once was so maybe bowing out in style is a good idea, unlike some other legends that keep flogging a dead vocal cord horse (cough, Axel, cough Rose) It was a pleasure to hear that Dave was on good form.
So, it’s important we get all the Megadeth goodness while we can and Dave and crew hit the stage with a slick, tight, no nonsense one hour set that kicked off with Hanger 18, had some deep cuts and a lot of classic bangers such as Symphony of Destruction, Peace Sells and to wrap it all up the always awesome Holy Wars. Poignant considering the times we live in.
Poignant considering the political undercurrents Disturbed lead man David Draiman has been embroiled in in recent months. The ever-present question of separating the art from the artist something this reviewer most definitely had at the front of mind in attending this concert.
Politics to the side, Disturbed hit the stage to manic rapturous fans with Draiman a commanding stage presence in a show that did not skimp on the theatrics like pyro. Draiman rolled onto stage all wrapped up like some balding Hannibal Lecter and straight away this was a very different performance from the lean Megadeth set. With The Sickness songs playing a large part of the setlist the concert was split into two parts with the first part leaning into The Sickness, and the second part a mix of greatest hits. We had a dip into the new with recent songs I Will Not Break and Indestructible and with classics Ten Thousand Fists. Disturbed are also known for doing some covers and the excellent version of Simon and Garfunkel’s The Sound of Silence, a highlight of the night. Their version of Genesis’ Land of Confusion less appealing to my ears.
As we wrapped up the night with fan fav and nu metal classic Inside the Fire we exited into a crisp Danish Autumn night with another banger of a gig under our belts.
Volbeat @ Jyske Bank Boxen
Volbeat hit Herning, Denmark’s Jyske Bank Boksen Arena tonight with their Greatest of All Tour. First off, I have to say, this was my first time at this venue, and I loved it. Super organized with great staff. I hope to see more gigs at this impressive arena in the future.
Opening act Witch Fever. Gotta admit, I knew very little about this band going into tonight, but the female-fronted Manchester crew instantly drew me in with an energetic performance driven by lead singer Amy. A mixture of haunting moments punctuated by grunge and punk choruses. Count me in. I’m looking forward to exploring more of this band’s catalog.
After a brief break, we then had the mighty Bush take the stage. I must admit, as a teenager in 1994, Sixteen Stone is one of those albums I always go back to. Razorblade Suitcase was also a seminal album for me, though to a lesser extent. Since then, their output has been very hit or miss. With a new album in tow, Gavin Rossdale and the gang performed a 50-minute set featuring a mix of new songs and some very good old hits like Machinehead, Glycerine, and Comedown. Highlights included a walk into the crowd by Gavin and an a cappella version of Swallowed. A very tight set, and I really hope they have a headline gig soon to play for diehard fans, because, as Gavin noted during the interlude, there were a lot of yellow shirts in the crowd — or something to that effect. Most people were here tonight for Volbeat.
Let it be written, let it be done. Volbeat burst onto the stage with Devil’s Bleeding Crown. From there, it was a scattershot of old and new. To be honest, I’ve always thought that Volbeat was a bit cookie-cutter — preferable to the autotuned, AI-generated music that floods the airwaves these days, but still… a bit meh. You might be surprised to hear me say that I had a lot of fun. Super tight playing, catchy riffs, and booming choruses are always good in an arena setting, and the fans got what they wanted. With lead singer Michael Poulsen leading the charge with his distinct lyrics (that weirdly remind me of late ‘90s Cher), the band played songs from the new album, like In The Barn of the Goat Giving Birth to Satan’s Spawn in a Dying World of Doom, as well as old hits like Lola Montez. Did it blow me away with originality? No. But sometimes that’s okay. Nothing like a good fist-pumping sing-along to send you home with a smile — and on that metric, job done.
Salmo @ Fiera Milano Live
Milano, 6 Settembre 2025
Sabato sera la Fiera Milano Live si è trasformata in un universo parallelo firmato Salmo. Il “Lebonski Park”, il mega evento ideato dal rapper sardo, è andato ben oltre il concetto di concerto: è stato un viaggio immersivo tra musica, spettacolo, energia e follia creativa.
Sin dal pomeriggio, i fan sono stati accolti in un vero e proprio parco a tema, con giostre, autoscontri, ruota panoramica, toro meccanico, street food e aree relax. Un’ambientazione a metà tra luna park e ranch postmoderno, che ha ricreato l’immaginario visivo del suo ultimo album, “Ranch”.
Uno show in tre atti e una scaletta da brividi
Alle 21 in punto, dopo i live di Dante e Shari, Salmo è salito sul palco aprendo il concerto con la potente On Fire, seguita da una sequenza serrata di brani nuovi e storici. Lo spettacolo è stato suddiviso in tre atti, ognuno con un’identità visiva e musicale distinta: dai pezzi tratti da Ranch alle hit esplosive come 90MIN, Il Cielo Nella Stanza e Russell Crowe.
Ospiti a sorpresa e momenti iconici
A rendere il tutto ancora più memorabile, una sfilza di ospiti speciali che hanno infiammato il pubblico: da Fabri Fibra e Noyz Narcos, a Zucchero, passando per Lazza, Kaos, Centomilacarie, Nitro e Luca Agnelli. In particolare, il duetto con Kaos su Bye Bye ha regalato uno dei momenti più intensi della serata, tra emozione e rispetto generazionale.
Un finale esplosivo e un assaggio di futuro
Nel gran finale, Salmo ha sorpreso tutti con la presentazione in anteprima del nuovo singolo Flashback, un brano che fonde elettronica e liriche introspettive e che promette di diventare un nuovo cult. L’evento si è chiuso con un DJ set ad alta tensione curato da 2P, che ha trasformato l’arena in una gigantesca pista da ballo.
Il Lebonski Park non è stato solo un concerto: è stato un manifesto artistico, una celebrazione collettiva dell’identità musicale e visiva di Salmo. Uno spettacolo dove ogni dettaglio (dalla scenografia alla scaletta, dagli ospiti all’energia del pubblico) ha funzionato alla perfezione.
Con questo evento, Salmo ha dimostrato ancora una volta di essere uno degli artisti più originali e visionari del panorama musicale italiano. E se questo è solo l’inizio del tour, non resta che aspettare la prossima tappa con ancora più aspettative.
Matt Berninger @ Store VEGA
It’s a mild September evening in Copenhagen and tonight Matt Berninger performs in a sold-out Store VEGA, full but still pleasantly liveable.
What shall we expect from this concert?
It’s not the first time that I happen to go and see prominent frontmen of iconic bands take the stage solo, but somehow the flavour was always different: Chris Cornell, Eddie Vedder, Billy Corgan played intimate, stripped down semi-acoustic shows, mostly covering the hits of their main bands while seeding their setlist of solo material, some with more to say than others.
How will it be with Matt, with two solo albums on his shoulders that flirt a lot with the soundscape of The National but at the same time are a completely different matter? Will there be room for covers? And if so, will we feel the absence of the twins couples or will this confirm that’s the voice that makes the band? Keep on reading to find the answers…
The evening is opened by the lovely Ronboy performing solid songs coated by her velvety voice. A nice appetiser ahead of the main course.
The stage is very minimalistic, just the instruments – a four piece band – and a vintage looking blue floor lamp, something to toy with in between songs.
The concert opens with three songs straight from the newest album, Get Sunk, and it’s clear that solo or with the band, the mood on stage is of physical involvement with the music, with the lyrics and with the crowd. From the very opening No Love, Matt crouches at the edge of the stage, leaning towards the first rows of public, taking my fellow photographer Christian a bit off guard when he hugged him in an impromptu interpretation of the verses “With careful hugs / And kisses off the cheek”, or, in this case, on the camera.
The second song is already one of the reasons I really wanted to be at the show tonight: Frozen Oranges. I cannot really explain the feeling of listening to an album for the first time and being captured by a song. It popped over all the others and even during distracted listenings, that’s the one that always catches my attention. The live rendition is equally captivating and precise as on the record, with the added value of the moves and gestures that underline the meaning of the lyrics.
And here’s the magic of seeing Matt Berninger on stage, with or without The National: he embodies the songs, he interprets them with moves, dances and continuously painting figures in the air with his (impossible to grab in an isolated picture) elegant hands.
The songs flows easily one after the other, with room for a few words here and there by Matt to help getting more insights on what we’re about to listen to, like sliding into the skin that keeps the words and the feelings tight together.
There’s room also for a good dose of irony, like when introducing All for Nothing he started with “and here’s another optimistic…” and stopping there with a smile realising that “optimistic” and whatever else about one of his songs couldn’t fit the same sentence.
Hits from Serpentine Prison – One More Second was one of the highest points of the concert in my opinion –alternate to Get Sunk played in its entirety and finally we get to the moment that should answer our questions. It’s time for two covers of The National, two immensely beautiful songs that melt also the coldest of the hearts: Gospel and Terrible Love.
The short answer is: it’s not the frontman that makes the band when it comes to Matt Berninger and the National.
The more articulate answer is that the re-arrangement for Gospel was a bit cold, flat, it missed the roundness and warmth of when it’s played with its original band, proving that The National are a full bodied music machine. Also the answer of the crowd was… I’d say standard. Not necessarily lukewarm, but not that screaming and cheering over the top of the lungs.
That to me was one of the best indicators of the evening, proving that Matt Berninger can deliver a concert with his own original material and people are there to see him, not just waiting and hoping for songs of his other band.
The main set closes with Bonnet of Pins and here we have our good old Matt-the-nightmare-of-security in full fashion, jumping the pit fence and venturing into the crowd.
It’s a collective embrace, the hugs he gave us all evening long with his warm voice are returned tenfolds by the dancing bodies around him.
A short encore of three songs closes the evening.
“We had a great time” Matt says before tuning in Inland Ocean.
“We too!” someone screams from the crowd. Couldn’t agree more.
Double Infinity
Double Infinity, il nuovo album di quelli che dieci anni fa erano i promettenti esponenti dell’indie folk americano e ora sono gli affermati e poppeggianti Big Thief, è una potenziale compilation di canzoni da inserire in una commedia romantica degli anni ’90 sul senso della vita e lo smarrimento dei giovani con Ethan Hawke. Ascoltando Words si può facilmente intravedere Winona Ryder che monta i suoi collage documentaristici e, senza muovere alcuna critica a Reality Bites (alias Giovani, carini e disoccupati), che è un film da non perdere con scelte musicali impeccabili, forse era lecito aspettarsi qualcosa di più da un disco che non è una colonna sonora. Le nove tracce che compongono Double Infinity, tuttavia, fanno proprio l’effetto di una colonna sonora regalando un piacevole sottofondo che, come un pianista di pianobar, non ci disturberà.
Dopo i successi dell’ultima decade, dalla giovanile e fortemente alternative Masterpiece alla delicata e dolente Simulation swarm, si dava per scontata una conferma del trio/quartetto newyorkese che ha invece tradito le aspettative facendo una netta inversione a u nel suo percorso artistico. Ad onor del vero, questo lavoro in studio contiene alcune canzoni buone come l’inaugurale Incomprehensible, da ascoltare sorseggiando un tè quando fuori infuria la tempesta, che porta una ventata di dolce new wave nel repertorio del gruppo o la coppia finale composta da Happy with you (dal testo anaforico, si potrebbe dire per essere gentili e sorvolare sul fatto che in totale conterà venti parole spalmate su quattro minuti, ma caratterizzata da un’andatura che ricorda i Cure di Inbetween days e da una linea di basso di pregevole fattura) e How could I have known che richiama chiaramente le sonorità britanniche degli anni ’60 e si fa notare per i piacevoli cori country che accompagnano gli incisi. Ciò nonostante, l’album ha due, non trascurabili, punti deboli. Uno è la mancanza di soluzioni compositive la cui conseguenza diretta è la ripetitività dei brani, spesso simili tra loro e con una struttura pressoché immutabile che prevede un paio di strofe, altrettanti ritornelli e un finale strumentale con un assolo non trascendentale. L’altro è quel suono, fastidiosamente ultraraffinato e stucchevole, che si sente in quasi tutte le produzioni moderne e che avvolge anche questo lavoro.
Mi sono chiesto a lungo come avrei potuto rendere, in modo allegorico, le sensazioni che provo ascoltando questo disco finché non ho capito che la risposta si trova nella città dove è stato concepito e registrato: la grande mela, la città che non dorme mai, Gotham City, New York. Ecco, dunque, la folgorazione di cui avevo bisogno: Double Infinity è come un quartiere di Manhattan dopo la gentrificazione, dove i piccoli caffè letterari frequentati da personaggi bohemien hanno lasciato il posto all’ennesimo starbucks pieno di hipster, dove il CBGB è morto e al posto di una piccola hamburgheria con la porticina verde fosforescente c’è lo sportello automatico di una banca. Allo stesso modo, il sound dei Big Thief si è ripulito, probabilmente un po’ troppo, si sentono meno le chitarre ed è tutto arrotondato e privo di mordente. E si potrebbe fare un discorso analogo riguardo ai testi, un cocktail di filosofia spicciola, delusioni amorose, aeroplani persi e storie di vita quotidiana che non riesce a lasciare il segno.
In definitiva, non si può dire che Double Infinity sia terribile o inascoltabile (Metal machine music lo è, ma non vuol dire); è un disco di facile ascolto, un disco che non può non piacere, e forse è proprio questo il suo problema.